Preloader image
-1
archive,paged,category,category-installation,category-25,paged-3,category-paged-3,stockholm-core-1.0.8,select-theme-ver-5.1.5,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,paspartu_enabled,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Provocación del blanco – Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

24.11.2011 – 30.03.2012

 

 

Provocación del blanco

 

Museo de Arte Mo‬derno de Buenos Aires‬‬

Avenida San Juan 350, 
1147 Ciudad De Buenos Aires, 
Argentina

 

 

White as space between signs, white as silence, white as utopia and white as provocation. Provocation of white brings together a set of works belonging to the MAMbA heritage that account for the various expressions of contemporary art. The non-linear passage of time is a provocative pretext to stimulate the viewer to combine other routes. Through the confrontation not only of the various artists but also of the different generations represented here, the works that make up the invaluable collection of the museum are once again exposed. The white color stands out for being the one that has the greatest sensitivity to light, constituting itself as a metaphor for the absolute, for innocence and even for mourning. The artists that make up this exhibition have chosen it totally, some in a complete white on white, or others partially, thus changing its chromatic potentialities. The Museum of Modern Art exhibits a new rereading of its heritage taking as its premise the provocation that various artists implemented by choosing white as their language: Picasso, Porter, Siquier, Kuitca, Le Parc, de la Vega, Iommi, Bedel, Ferrari, among others. others.

 

 

 

«El blanco como espacio entre signos, el blanco como silencio, el blanco 
como utopía y el blanco como provocación. El transcurso no lineal del tiempo 
es un pretexto provocativo para estimular al espectador a conjugar otros 
recorridos. Mediante la confrontación no solo de los diversos artistas sino 
también de las diferentes generaciones aquí representadas, quedan expuestas 
una vez más las obras que integran la invaluable colección del museo.»
 
«Los artistas, como exploradores, se aventuran a plasmar en el blanco sus
vivencias y, a menudo, sus utopías realizadas o disueltas en el mismo blanco.
Como mudos y elocuentes espacios entre signos, los blancos generan formas
recortadas, escritos y sombras reflejadas. Jugar con el blanco desde las
distintas disciplinas artísticas es saber manejar los silencios, el vacío, a la
vez que motivar un estímulo en el pensamiento»

Curadora   Laura Buccellato

 

 

“Una tela pintada de blanco será oscura para el espectador que no la haya comprendido”, sostuvo el creador del suprematismo, Kasimir Malevich. Es una de las tantas reflexiones que vincula el blanco con el arte, la cual es rememorada en la muestra Provocación del Blanco, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Mamba).

 

El atractivo título de la exposición genera una curiosidad que satisfacen las más de 40 obras pertenecientes al importante patrimonio de la institución. Se trata de un recorrido por diferentes propuestas de artistas argentinos de diversas generaciones, teniendo al blanco como hilo conductor.

“Los artistas, como exploradores, se aventuran a plasmar en el blanco sus vivencias y, a menudo, sus utopías realizadas o disueltas en el mismo blanco”, expresa en el texto crítico de la muestra la directora del Mamba, Laura Buccellato. Y agrega: “Como mudos y elocuentes espacios entre signos, los blancos generan formas recortadas, escritos y sombras reflejadas”.
Se exhibe una blanquísima instalación de pared de Analía Segal, realizada con azulejos de los cuales emergen formas que parecen orgánicas; el concretismo de Juan Melé en uno de sus relieves con esa sutil luminosidad amarilla, roja, azul, naranja, entre las formas geométricas blancas; la escultura en mármol blanco Madre Tierra, de Sesostris Vitullo, de la década del 40, del Monumento a Martín Fierro.
Cada trabajo se encuentra próximo a otro con el que entabla algún diálogo, ya sea por cercanía o distancia en cuanto al estilo, material, soporte o época. A la vez, la muestra invita al espectador a realizar sus propios cruces y entablar otros diálogos posibles.
El móvil de Julio Le Parc, de 1962, con su movimiento y efectos de luz, está cerca del relieve cinético Reflexión 47, de Luis Tomasello, de 1963, el cual presenta pequeños cubos blancos dispuestos geométricamente con sus también efectos luminosos. A su vez, esta última obra se ubica al lado de Cubo Blanco (Cerebro) de Eduardo Costa, de 1996/7, con toda su carga conceptual.

Hay obras en las cuales el trazo negro del dibujo y sus diferentes intensidades entabla un contrapunto con el blanco, como en el dibujo de Ernesto Ballesteros, de 2001, en los dibujos animados de Aili Chen, entre otros.
Encontramos, asimismo, una serie de aguafuertes y serigrafías de Liliana Porter, de la década del 70, que presentan un relieve dado por materiales como papel e hilo. La propuesta plástica juega con la realidad y la ilusión y desde una imagen por momentos muy poética como en Arruga y sombra derramada.

 

 

La exposición se completa con los trabajos de Pablo Picasso, Analía Segal, Juan Melé, Sesostris Vitullo, Julio Le Parc, Luis Tomasello, Eduardo Costa, Ernesto Ballesteros, Aili Chen, Liliana Porter, Roberto Aizenberg, Carlos Alonso, Leo Battistelli, Jacques Bedel, Martín Blaszko, Amleto Bocci, Bibi Caderaro, Nicola Constantino, Pablo Siquier, Jorge de la Vega, Manuel Espinosa, Pablo Faludi, Enio Iommi,  León Ferrari, Alberto Gallino, Tomás Gonda, Miguel Harte, Kenneth Kemble, Gyula Kosice, Guillermo Kuitca, Ricardo Laham, Marcello Mercado, Osvaldo Monzo, Marie Orensanz, Margarita Paksa y Aldo Paparella.

 

 

 

 

Keneth Kemble

 

 

TV/ARTS/TV (2010) – Arts Santa Mónica, Barcelona

14.10.2010 – 05.12.2010

 

 

TV/ARTS/TV (2010) – Arts Santa Mónica, Barcelona

 

Comisaria: Valentina Valentini

 

 

TV/Arts/TV reúne un proyecto diversificado y complejo que nace a partir de unas preguntas poco frecuentes: ¿Qué relación han mantenido los artistas y el medio televisivo? ¿Cómo se plantea esta relación hoy en día?
TV/ARTS/TV es una exposición que ofrece al espectador la posibilidad de comprovar y experimentar de primera mano de que manera un abaníco de artistas activos en el panoráma internacional se han enfrentado al poderoso medio, como han deseado transformarlo y como han imaginado otros usos.
TV/Arts/TV expone, proyecta, reflexiona, explica y elabora las historias que reconstruyen la relación de los artistas con el medio televisivo a través de distintos medios expresivos: instalación, proyecciones de video retransmitidas por televisión, conferencias de artistas, fotografías, dibujos y sitios web, entre otros.

 

Artistas: Vito Acconci, Judith Barry & Ken Saylor with Project Projects, Joseph Beuys, Dara Birnbaum, canecapovolto, Dan Graham, Gary Hill, Iván Marino, Chris Marker, Fabio Mauri, Antoni Muntadas, Nam June Paik, Martin Parr, Joan Rabascall, Marco Raparelli, Mario Schifano, Mireia Sentís, James Turrel, Wolf Vostell, John Cage, Cipri e Maresco, Salvador Dalí, Chris Burden, Jaime Davidovich, Alfredo Jaar, Alexander Kluge, Bill Viola, Jean-Luc Godard, Andy Warhol, entre otros.

 

 

CATALOGO

 

 

 

 

 

 

 

Workshop interuniversitario sobre arte y tecnología.
THINK TANK
Relaciones entre arte y televisión en la era digital.

 

 

Las obras que forman parte de este proyecto expositivo son el resultado de una serie de encuentros interuniversitarios en el que participaron artistas, teóricos y técnicos vinculados a diferentes postgrados de arte y tecnología de universidades iberoamericanas.
El objetivo de los coloquios, realizados entre los grupos de investigación durante el año 2010, consistió en producir un conjunto de estudios, ensayos y prototipos que
repensaran las temáticas planteadas por ciertos artistas clave de los años 70 —Wolf Vostell, Nam June Paik o Dan Graham entre otros— en torno al arte y la televisión.
En primera instancia, el equipo propuso centrar su trabajo sobre dos ejes principales: el uso simbólico del objeto/artefacto televisivo en el ámbito del arte (vídeo-esculturas, vídeo-instalaciones), y la dimensión retórica de los contenidos producidos para la televisión. Durante el periodo de estudio se ensayaron diferentes aproximaciones a una pregunta central: ¿Qué es la televisión hoy en día? Ciertas palabras se desgastan con el paso del tiempo hasta desaparecer o diluirse en otras expresiones. En este instante, probablemente nuevas terminologías (PDA/Personal Digital Assistant,Smartphones, Tablet Computer ) estén empujando lenta pero inexorablemente el término ‘Televisión’ hacia el desván de las palabras en desuso. En una segunda etapa de la investigación se impusieron preguntas aún más
inquietantes: ¿Puede interpretarse a la tecnología como un elemento esencial en la deriva de la producción artística contemporánea? ¿Constituye un fin en sí mismo? ¿O
es la tecnología simplemente una excusa displicentemente elegida por el artista, que escoge un material cualquiera para deformarlo, maltratarlo y representar sus
obsesiones? Las piezas aquí exhibidas ensayan, con el lenguaje del arte, tímidas respuestas a estas preguntas tal vez irresolubles.#

 

 

Idea y dirección del proyecto: Iván Marino
Gestión y producción de contenidos: Laia Munar Lorenzo
Dirección de las obras expuestas: Marcelo Dematei, Iván Marino, Marcello Mercado, José
Carlos Neves, Mariela Yeregui
Dirección de proyectos online: María Laura Piaggio
Coordinación de equipos:
Marcelo Dematei (IDEC / Universitat Pompeu Fabra – Barcelona)
José Gomes Pinto (Universidade Lusófona – Lisboa)
Eugenio Tiselli (IDEC / Universitat Pompeu Fabra – Barcelona)
María Teresa Soto (GRISS-UAB / Universitat Autònoma de Barcelona)
Mariela Yeregui (Universidad Nacional de Tres de Febrero- Buenos Aires) 38
Desarrollo y producción de obras: Julián Bonequi, Cipriano González, Miguel Grassi, Joana
Moll Riubrogent, José Carlos Neves, Daniel Pacheco, Mariana Pierantoni, Ernesto Romeo,
Heliodoro Santos Sánchez, Marcelo Terreni, Santiago Villa y Alejandro Schianchi
Coordinación de textos y publicaciones: José Gomes Pinto y Mariela Yeregui
Colaboradores editoriales: José A. Bragança de Miranda, Marcelo Dematei y Paulo Viveiros
Coordinación de paneles y mesas redondas: José Gomes Pinto y Laia Munar
Organiza E-Dumedia Produccions
Con la colaboración del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Con el apoyo de:
IDEC–UPF/Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya
– Màster en Arts Digitals – Màster en Animació
MEIAC/Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Badajoz, Espanya
UAB/Universitat Autònoma de Barcelona
– GRISS/Grup d’Investigació en Imatge, So i Síntesis InCom/Institut de la Comunicació
ULHT/Universidade Lusófona d’ Humanitats i Tecnologia, Lisboa, Portugal
– Màster en Producció i creació en arts tecnològiques. Llicenciatura en Comunicació i Art.
UNTREF/Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina
– Màster en Tecnologia i Estètica de les Arts Electròniques. Llicenciatura en arts electròniques.
Arts Santa Mònica-Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya

 

 

 

 

Centre d’Art Santa Mònica
La Rambla, 7, 08002
Barcelona, Spain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEAFair 2010 – The apparatus of life and death

04.10.2010 – 20.10.2010

 

 

 

 

SEAFair 2010 – The apparatus of life and death

 

Curated by: Melentie Pandilovski
Assistant curator and exhibition production: Elena Veljanovska

Artists: Zoran Todorovic | Michalis Pichler | Polona Tratnik & Ajda Maric | Niki Sperou | Petko Dourmana | Marcello Marcado | Ubermorgen.com | Filip Jovanovski | Eduardo Kac | Vladimir Todorovic | Rainer Matysik | Oliver Ressler

 

Pier Luigi Capucci

 

 

Museum of Contemporary Art, Skopje, Macedonia

Skopje, Macedonia

 

 

 

The Visual and Cultural Research Center at the Institute for Social sciences and Humanities “Euro-Balkan” is honoured to announce the opening of the SEAFair (Skopje Electronic Art Fair) 2010 – The Apparatus of Life and Death, from October 4th till the 20th of October. The Festival will comprise – Exhibition at the Museum of Contemporary Arts in Skopje, Conference at the Museum of Contemporary Arts in Skopje, and a Workshop at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics – Institute of Biology, Molecular Biology Lab.

One important reason for the project is that it will assist in the reconvening of SEAFair (Skopje Electronic Art Fair). Namely, SEAFair has had 6 editions in the period 1997 – 2002, becoming a key hub of new media culture in South East Europe. This will be its 7th edition, after 7 years of pause.

SEAFair (Skopje Electronic Arts Fair) was initiated in 1997, represents the first manifestation of this type on the Balkans, connecting the local and international artists, critics, and theoreticians working in new technologies and media, has for its five years of existence attracted artists and theoreticians from all five continents. The Festival has achieved a great international importance being envisioned as a series of events, exhibitions, symposia, workshops, and web conferences that explore the creation and practise of new media arts. The event has since served traditionally as an international and inter-cultural meeting place of arts and technologies, influencing the discussions about artistic, philosophic, educational and other aspects of the processes, which characterize electronic culture, but also of the processes and the challenges which the Internet, biotechnology, genetic engineering, and nano-technology place before us. SEAFair has become the central focal point in the region for the dispersing of knowledge of new media arts, bringing together artists, culture theoreticians, practitioners of new media, philosophers, and scientists in a constructive dialogue. Melentie Pandilovski has been the convenor/curator and director of SEAFair since its inception in 1997. SEAFair History: http://seafair.scca.org.mk/history.htm

The idea of this 7th edition of SEAFair “The apparatus of life and death” is to creatively respond to the evolution of society in the sphere of bio-politics and to assist us in the visualizing of our future. In fact, SEAFair 2010 will convey the story of artists, critics and theorists attempting to navigate through the maize of the newly constructed global bio-political apparatus, in a changing social matrix, in which the rules are just being set. The artists in the exhibition “The apparatus of life and death” will present an array of approaches ? from the humorous and playful to the deadly serious – regarding the way we think about the origins of life, the scale and dimensions of living matter, to relationships with nourishment, death, fashion and appearance.

The exhibition will be opened on the 5th of October in the Museum of Contemporary Art, Skopje at 20:00h.

The Conference is scheduled for Wednesday & Thursday 6&7 October, 2010, at the Museum of Contemporary Art in Skopje, starting at 17:00h.

The topic “The Apparatus of Life & Death” refers to the contemporary context of increasing re-contextualising of the relationships between state, science, and culture. “The Apparatus of Life & Death” looks into the appearing modalities of developing biotechnology, its influence on bio-political doctrines of bio-power and bio-domination, in a theoretical, critical, cultural and artistic context.

We are becoming witnesses and participants in the creation of the bio-political apparatus, presently being formed with all of its paraphernalia. Vilém Flusser claimed that apparatuses are generally based on technical and political programs, which are highly ideological and always biased. He also stressed that there is no value-free technology. And indeed, we can see that power relations are being increasingly established, and bio-political conflicts are accelerating in real and virtual worlds, involving governments, NGOs and corporations, over gene technologies practice and regulations, stem cell research, bioethics, and bio-patenting.
Biotechnologies are also appealing to the general public, and we can detect a rising interest in DNA profiling, personal genomics, bio-data gathering, and lately genetic social networking. One of its outcomes is the creation of a genetically-based value system. We may suspect that another of its outcomes may be the development of appealing forms of neo-eugenics in the 21st century, and paradoxically the creation of new utopian communities.

In this context, it seems clear that the mirroring of fundamental ideologies has social and economic parameters that we need to decipher, in regard to examining the structure of the bio-political apparatus and to determine how its construction changes the reality we live in.

At the same time, artistic and cultural research in the area of biotechnology has questioned established philosophic beliefs, questioned commercial and ethical practices, and proposed new ways of looking at life and society. As Polona Tratnik points out ‘science and art can no longer be understood as autonomous spaces, clearly separated from others in society’.

At the other end, Biotechnology has undoubtedly a complex structure. It addresses issues as diverse as the politics of the discipline of biotechnology, the ethical implications of genetic engineering, the relationship between ethics and biotechnology. In analyzing it one has to deal with the essence, spectacle and background of scientific processes, the complex relationship of science and culture, the social and political context surrounding art and biotechnology, and finally the artistic and cultural codes used in art and biotechnology.

Will this re-politicisation of society lead necessarily to a strengthened state, and increasingly disciplined society, with most borders between what we had previously conceived as separate disciplines disappearing, in an overall context of politicised markets, and increasing role of the state in their management? How has the advent of Biotechnology reformed the dynamics of politics and culture? What is the role of “Culture theory” and “Cultural Industries” in this changed world?

Participation at the SEAFair 2010 will take a variety of artists, theoreticians, and critics: Zoran Todorovic, Pier Luigi Capucci, Stanimir Panayotov, Michalis Pichler, Slavco Dimitrov, Denisa Kera, Polona Tratnik & Ajda Maric, Roy Ascott, Prof. Dr. Sasho Panov, Niki Sperou, Borjana Rosa, Petko Dourmana, Melentie Pandilovski, Maja Kuzmanovic & Nick Gaffney, Marcello Marcado, Ubermorgen.com, Filip Jovanovski, Eduardo Kac, Vladimir Todorovic, Rainer Matysik, Oliver Ressler etc.

 

Slavco Dimitrov

Visual Cultural Research Centre, Euro-Balkan Institute

 

 

Skopje, with Slavica Josifovska, Boryana Rossa, Ivanka Apostolova, Petko Dourmana, Marcello Mercado, biotech art workshop, SEAFair 2010 – The apparatus of life and death

 

 

Marcello Mercado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10th aluCine Toronto Latin Media Festival. Lennox Contemporary, Toronto, Canada

12.11.2009 – 28.11.2009

 

 

 

10th aluCine Toronto Latin Media Festival.

 

 

This year aluCine’s Installations bring together Canadians and Latin-American artists. Regardless of their place of residence, they are all tightly connected and bound by the process of constant transformation when art and new technology meet. In their video projections, these artists combine classical techniques of visual representation (drawing, painting, sculpture and photography) with digital reproduction practices, creating an on-going dialogue between traditional and modern techniques. Programmers, Curators: Hugo Ares, Jorge Lozano.

 

 

 

Lennox Contemporary

12 Ossington Ave. Toronto, ON M6J 2Y7
Canada


Marcello Mercado, Das Kapital, Installation, 2009

 

 

 

 

Transitio MX 03: Autonomías del desacuerdo

03.10.2009 – 31.01.2010

 

 

Transitio MX 03: Autonomías del desacuerdo

 

[+]

 

 

Laboratorio Arte Alameda

Calle Dr Mora 7, Colonia Centro, Centro,

Cuauhtémoc, 06050

Ciudad de México

 

 

 

El Tercer Festival de Artes Electrónicas y Video Transitio_mx 03 Autonomías del Desacuerdo buscó reconocer la diferencia con miras a promover un diálogo frontal.

Mientras el espacio global disuelve las localidades desde las cuales surgen las distintas propuestas, homogeneizando el lugar donde se crea, la apropiación tecnológica adquiere el valor de un (des)acuerdo y, en tanto tal, cada práctica artística se legitima por sí misma, es autónoma.

Al concebir una plataforma en la que el desacuerdo sea el eje principal, se provocan una serie de operaciones en las que se discuten aquellas implicaciones que cada contexto posibilita. Al confrontar las regiones, interesa cuestionar en primera instancia los usos de la tecnología, los conceptos que atraviesan sus discursos, y su articulación artística.

Karla Villegas, Directora Artística (2009)

 

 

 

La Muestra Internacional está integrada por cuatro duplas curatoriales planteadas como cuatro desacuerdos:

 

Primer Desacuerdo: Disidencia. Non places & Device art

 

Curadores: Eduardo Navas y Machiko Kusahara

Curaduría en torno a prácticas artístico-tecnológicas en donde el desacuerdo se plantea en el uso y redimensión que los artistas dan a los dispositivos y cómo estos se dirigen de manera crítica a un punto distinto del que fueron originados.

 


 

 

Segundo Desacuerdo: Bifurcaciones sonoras

 

Curadores: Rodrigo Sigal y Arcángel Constantini

Curaduría en torno al espectro sonoro: conciertos, instalaciones sonoras, talleres, charlas. Una exploración a cuatro maneras de aproximarse al trabajo con la materia sonora, exploración que ofrece una perspectiva actual del estado de la música electroacústica y del arte sonoro:

  • Instalación y hardware hacking
  • Música acusmática, concreta, electroacústica y experimental
  • Procesamiento en tiempo real, hardware vs. software
  • Sonido experimental

 


 

Tercer Desacuerdo: *Dense local*

Curadores: Gunalan Nadarajan y Eduardo de Jesús

Curaduría en torno a prácticas artístico-tecnológicas, que observa cómo la producción local ha creado nodos generadores de un efecto densidad frente a la propuesta tecnológica global.

 


 

 

Cuarto Desacuerdo: Del insilio al exilio. Somos todos extranjeros.

 

Curadores: Arlindo Machado y Araceli Zúñiga

Esta selección busca confrontar las realizaciones más consistentes en el ámbito del video latinoamericano en los últimos años dentro de un movimiento de interpenetración de lo global con lo local y en la perspectiva de una internacionalización radical. La muestra propone una discusión innovadora sobre lo que marca el final de siglo XX y el comienzo del siglo XXI en términos humanos, sociales y artísticos. La idea es focalizar lo que están haciendo los latinoamericanos fuera de sus países de origen y como los que permanecen miran e interpretan lo que está sucediendo afuera.